時間:2023-03-01 16:32:28
引言:易發表網憑借豐富的文秘實踐,為您精心挑選了九篇創作藝術論文范例。如需獲取更多原創內容,可隨時聯系我們的客服老師。
數字藝術來源于計算機技術,是計算機技術在藝術領域內的具體化。第二次世界大戰結束后,人類的創作欲望經歷了大戰后的瞬間短路,重新回到正軌上來。隨著二進制的邏輯和數字理論的萌生和論證,全球第一臺電子計算機問世了,直到今天數字技術發展了近一個世紀的革命。人類社會因為數字而變得豐富多彩起來,就是一個簡單“0”“1”演繹出色彩斑斕的數字藝術世界。數字藝術到目前沒有一個準確的定義和范圍,大家比較認同的數字藝術描述是,通過計算機技術,對二進制綜合演繹、其表達的效果必須有虛擬性和互動性。目前為止,數字技術在不長的時間里面經歷的幾代的進化,由一開始簡單的一束激光,發展成幾乎無所不能的藝術創作形式。過去只有專家能做出的藝術作品,隨著數字技術的深入民間,數字藝術的創作也逐漸地走向民眾化。
2數字藝術脫離于技術之外的美學要素
藝術世界,數字技術與傳統藝術是相輔相成的,數字藝術利用高科技手段營造絢麗效果和視覺沖擊的同時,離不開傳統藝術的美學概念。數字藝術的表現力高于傳統美學,而數字藝術的思想卻大體遵循傳統美學的脈絡和傳統美學的特征。
2.1傳統視覺藝術形象的發展走向
我國的傳統藝術通常反映了一個時代一個民族的風尚、愿望、特質。具有鮮明的時代特征和民族內涵,在炎黃子孫幾千年文明的徽標和智慧的結晶。人類的美感和美學是一種對自然認識的本能的取向,傳統的美學在人類對自然產生認識能力之初,就相伴而生了。在傳統的美學概念中,人們對美的感受和描述,始終沒有離開具體的事物、事件,研究的對象的不斷進化,人類的美學觀念也隨之而變化。歷經千年形成了現代我們眼中的美學。傳統美學的發展變化多端,根據歷史發展階段的不同,經歷了理性、感性的認知過程。慢慢地形成了美學依托于美感,美感被美學所闡釋的美學發展模式。黑格爾在美學發展的歷史上居功至偉,他在繼承先賢美學理論的同時,將美學概念中加入了社會和哲學的元素,構建了較完整的美學體系。
2.2數字藝術中的美學演繹要素
現下科技的發展已經到了讓人難以置信的程度,地球兩端的兩個人。遠隔萬里,卻依托于數字技術的存在,而可以自由的互相交流。自己的作品或者涂鴉,都可以迅速地被世界各個角落能感知到。人們對數字技術的依賴造就了現在數字藝術的創作過程。數字藝術的美學概念是可以無極限的,是可以無限延伸。現代數字藝術中的美學新特征,首先意味著自由、智慧、開放。不同于傳統美學觀念,數字藝術的創作之初就源于展示、源于審美感受的分享欲望、源于創作者文化理念和價值被感知被認同的需求。數字藝術出現終結了過去傳統美學一家獨大的格局,使得藝術流派的概念越來越趨向于模糊和共存。
2.3數字藝術在傳統美學上的延續和變革
我國傳統美學向數字藝術進化過程,源于二進制和計算機技術的引入。美學從萌芽初期就注定美學理論的發展是不斷的革新中達到完善的。數字藝術雖然在表現形式和載體上有別于東方傳統的美學藝術形式,但美學中約定俗成的通用認識不會被改變,我們祖先留給我們的美學文化遺產,在數字技術的渲染下,得到了更加詳細的詮釋。這就使當代數字技術在中國的發展成為必然趨勢。基于多年來傳統藝術對現實的表達和數字藝術對虛擬認知現實的表達,當代的數字藝術的發展,在體現生動活潑的時代精神的同時,以數字手段展示我們的傳統美學的理念。
2.4數字藝術在技術與美學中的相互影響中得到了平衡
數字技術的進步速度世人矚目,數字技術的便利讓眾多的創作者聲名鵲起。人們在討論數字藝術的同時,往往聯想更多的是某個編程高手,某個電腦大師,而往往忽略了創作本身的藝術價值。這是一種說說上的誤區。當前數字藝術展示社會各個角度生活縮影的同時,應該更加注重于技術服從于藝術規律,將特效制作更替為特效創作。開放性的數字藝術應該在傳統美學基礎上,使藝術和技術同時發生了質的飛躍,創作者的藝術觀得到了跳躍式的升華。
3數字藝術在傳統美學的助推下多元化、全方位展示美學概念的可能性
數字藝術領域的美學特征,因其表現形式的多樣化,就決定了數字藝術能夠涵蓋大多數的藝術形式,以虛擬化的形式表達出來。傳統美學形象表現語言在數字技術作用下成為多維表現語言,過去觀其形,得其神藝術欣賞形式,數字藝術領域內也變成了“READ時代”。多種藝術形式的融合和互通,通過數字技術能夠跨越時空,將傳統美學感受表達的酣暢淋漓。也許人們現在的欣賞角度僅僅停留在對數字藝術帶來的視覺盛宴的視聽享受上,但隨著數字技術的深入,FLASH、3D、MAYA、EFECT等數字工具的不斷更新,數字藝術對傳統美學的闡釋必將更為確切和深遠。
4結束語
在藝術的整個創作過程中,靈感起到積極地作用,但它并不是呼之即來揮之即去的,靈感是在各種心理因素的恰當組合為最佳心理狀態時產生的。這些心理因素只是處于持續的運動與調整之中,才會忽然出現適合于特定創造要求的恰當的組合。靈感的情況很復雜,它的奧秘也未完全揭開。這種“瞬間的頓悟”到來也是可以培養和追求的,這種培養并不能確定無疑靈感就會出現,只是有助于它出現的一種方式。
二、靈感的來源與培養
杜工部的:“讀書破萬卷,下筆如有神”。他所說的“下筆如有神”中的“神”就是靈感,而“讀書破萬卷”是需要下功夫。就他而言,靈感是從功夫中出來的。靈感是在潛意識中的思想突然出現成為意識。在意識中思索的東西應該讓它在潛意識中醞釀一些時候才會成熟。它雖然突如其來,卻不是毫無準備的。如畫家只會出現繪畫的靈感,而不會出現戲劇表演的靈感;因為畫家只是持續進行了繪畫的實踐,而未進行戲劇表演。由此我們知道“讀書破萬卷,下筆如有神”意味著讀書只有讀透書,再落實到筆下,運用起來才能得心應手,有如神助一般。不過靈感的培養不必限于讀書,以下通過三點來分析。
1、明確的創造動機和要求。靈感狀態是各種心理因素的協調配合,無論是吟詩作畫、編劇譜曲,其靈感模式都需要一種模式的心理因素組合,而任何模式的組合都是各種心理因素根據特定的創造動機與要求不斷運動與調整而自然出現的。
2、刻苦持久的創造勞動。俄國畫家列賓認為靈感是“頑強的勞動而獲得的獎賞”。有了強烈的動機要求就需要體現到行動上,再去進行的實踐活動。這個過程中要注意保持思維的靈活性來擺脫僵化的慣性,突破狹隘的范圍。
3、潛意識適當的情緒狀態。情感活動能夠反作用于認識過程;大腦的認識功能都會因為情緒的積極催化而活躍起來。藝術創作的靈感是來源于眾多方面,這種思維活動需要無意中的觸碰才能產生突然間的頓悟,成為藝術創作的源泉。創作者要有豐富的文化底蘊,各門藝術的意象都是觸類旁通的,凡是藝術家都不宜只在本行小范圍之內用功夫,須處處留心玩味。要善于觀察善于挖掘,當累積的知識到一定程度我們頭腦中就會閃現與大千世界觸發所得到的各式各樣的靈感,并使之轉化為藝術品。
三、結語
在這里要指出的是,舞蹈來源于生活,它是人民大眾的藝術。舞蹈的本質已決定了它的群眾性,因此,舞蹈創作就不是什么神秘王國。只要掌握了舞蹈創作的基本方法,把握正確的創作途徑,緊緊抓住舞蹈藝術表現手段的根本,在不斷的總結與實踐中,就會有許多好作品從你手中涌現出來。
我將從“舞蹈創作的前提”、“舞蹈創作的基本技法”、“與廣場舞蹈創作的同與異”、“少兒舞蹈創作的若干問題”等幾個方面,漫談有關舞蹈創作的一些問題,希望能為舞蹈創作的繁榮出一點微薄之力。
我們首先談舞蹈創作的前提。
要創作出好的舞蹈作品,必需有正確的途徑。前提是創作者必需具備較高的專業修養,這些修養的靠持之以恒的實踐與積累逐步形成的。概括講,要首先從以下幾個方面入手。
(一)觀察生活,熟悉生活。
生活是藝術創作的源泉,舞蹈作品、舞蹈形象的產生都是從生活當中來的。舞蹈創作者只有在日常的工作生活中認真細致的觀察生活,逐步積累這些來自生活的大量素材,對這些素材進行科學的分析、理解和熟悉,從中篩選出典型的、具備象征意義的“材料”,并對它們有了真正的切身體會和實踐感受之后,才有可能創作出打動人心的成功作品。
例如:浙江省孫紅木在談她創作《養蜂的小妞》的創作過程時說:從表面看,養蜂的工作按照舞蹈創作要求缺乏動態,即可舞性,難以很好的樹立舞蹈型像。但從舞蹈長于抒情的角度認真地思索分析,發現蜜蜂這種神奇的小昆蟲勤勞、堅韌、勇敢,它為人類創造財富,送來甜蜜。而養蜂人常年四處奔波,追蹤蜜源,工作辛苦、平凡。養蜂人的工作和蜜蜂的精神都值的我們去贊美。但是如何用舞蹈去表現呢?經過細致的觀察,發現養蜂人與蜜蜂有著不同尋常的親蜜的愛的關系,而這種特殊關系使我們在他們“靜態”的勞動中看到他們“動態”的內心世界。他們那種歡樂、甜蜜、幸福的內心世界洽洽適合用舞蹈去表現。具體的方法就是把思想、情感化為能被觀眾看見的“動”的形像,這種形像是情感,升華的表現,絕不是去勉強模仿表現他們勞動的外部形態,而是要始終抓住并表現養蜂人的“情”。
藝術作品不夸張就沒有表現力,而夸張就必須有豐富的聯想——想象力。聯想到養蜂人的頭、身、手都沾滿蜂蜜,引起蜂對人的追逐、嬉戲,從中體現蜂與人之間感情的交流。這種交流形成的歡樂勞動中的“節奏因素”使舞蹈“形”、“情”具備,由此產生了舞蹈的形像基礎。加之巧妙的運用道具,突出養蜂小妞可愛的性格特征等,使《養蜂小妞》給觀眾留下深刻的印像。
生活美不等于藝術美。創作者對生活中各種美的事物要進行高度的濃縮與升華,要善于像蜜蜂吮吸花蜜那樣,吸取生活中最甜美的營養,進行藝術的高度概括,使其成為鮮活動人的舞蹈形像,給觀眾以美的享受與薰陶。
(二)舞蹈作品要歌頌崇高品格,富于時代精神。
任何藝術作品都服務于它所處于的那個時代,跟不上時代的藝術作品就不可能有立足之地,就失去了它的生存價值。大量民族民間舞蹈能在我國長、期流傳,最根本的原因就是它們能順應人民大眾一斷變化的審美追求,緊根時代前進的步伐,不斷完善自身才得以生存。眾多的經典舞蹈作品之所以常盛不衰,也是由于他們所表現的主題抓住了人類對美好事物的追求,并在作品的內容、形式上達到了理想化的高度。現在我們提倡弘揚民族文化,強調文藝作品要反映時代主弦律。弘揚民族文化是指我們民族數千年所傳承下來的優秀文化遺產,這些文化遺產是我們民族的精粹,它蘊含著我們民族開拓奮進,勇往直前,富于創新,敢作敢為,無私奮獻等最歌唱家貴的精神品質。而文藝工作者由其是進行作品創作的人們,就應該用大量蘊含著民族崇高精神品格的藝術作品去教育感染人,鼓舞激勵人,去提高全民族的文化水平和精神素質。
我們所指的“時代精神”,應該是一種積及向上的、催人奮進的、能鼓舞人們斗志的精神。這種精神能使人迸發無窮的力量,能激發人的創造力,能使人深切的感受生命自然的美好,從而對生活充滿著希望。“時代精神”不是某些人追求的所謂“時尚”任何時尚都是有他的屬性的,有的代表了事物發展的趨勢,有的卻表現出一種頹廢、落后的觀念。在當前的一些創作作品中,確有一些人追求的“時尚”背離時代,遠離生活。作者把自已狹隘、消沉的人生理念融進自已的作品中,表現他們自身的與時代極不合拍的精神和內心世界。這是我們應該堅決摒棄的。有的作者為了標新立異,為了迎合市場中一些觀從低級趣味的需要,即強調所謂的劇場效果、經濟利益。對一些優秀的、能體現我國一些少數民族獨特魅力的民間舞橫加扭曲,
一些最能代表東方含蓄美的舞蹈,被硬性的塞進西方的劇烈的彈胯、頂肚、頂胸的動作。認為這樣才有“性感”,才能迷住觀眾,才夠刺激且不論社會上怎么樣評價,僅是這種無視我們民族的審美感情,無視或淡化我們民族所獨特的、為國際社會所贊嘆的東方美的創作思想,也是我們應該批評的。
大量好的作品,能給人以振奮,給人以啟迪,給人以美的享受,使人從這種藝術美的享受中,領悟一種精神情操的美,使人們對生活、對社會產生一種深切的愛,這就很好地起到文藝作品的教育作用。
例如《閃閃的紅星》中冬子媽英勇犧牲的舞段,烈火熊熊,英勇頂立火中;震憾人心的音樂旋律,滿場紅彤彤的燈光;疊印出潘冬子一句無聲的“媽媽!”給觀從眾以及大的沖擊力,震憾了人們的心靈,引發了大家強烈的精神共鳴。
又如《春蠶》根據唐李商隱“春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚使干”的名句,把春蠶、蠟炬獻身精神體現了出來。編導著重塑造和體現春蠶的心靈美,突出了他造福人類的品格。在藝術手段的運用上,設計了一片碩大透明的桑葉,葉子背后是充滿曲線美的“春蠶”(演員)。通過演員優美的雙臂動作和手中漂渺的紗巾,表現春蠶吐絲作繭自縛的過程,展示“絲方盡,情不斷”的意境,并從中給觀眾以春蠶絲盡至死無憾的深刻思想內蘊。這個作品表現的是春蠶,實際歌頌的、給人的啟示是獻身精神。
再如舞蹈《敦煌彩塑》,作品沒有直接歌頌英雄人物,也沒有贊美某種崇高思想。而是取材借鑒敦隍石窟中的“飛天”,塑造了一群少女的舞蹈型象。作者抓住女性美中最能打動人的幾個方面——溫柔、端莊、委婉、恬靜,刻畫出鮮活動人的東方青春少女的群像,使人觀后難以忘懷。作品達到了兩個目的:一是通過舞蹈的姿態、動作、造型,與舞蹈意境融洽的音樂,以及營造出特定氛圍的舞美燈光,反映了偉在祖國燦爛的歷史文化和精美絕倫的造像藝術,由此激發人們的愛國主義情懷;一是通過優美的舞蹈,展示女性美的獨特魅力,給人以美的享受,激起人們對生活的熱愛。
以上事例都是說明,舞蹈作品雖然以不同的主題、不同的表現手法去創作藝術形象,但這些作品的品格是崇高的,是健康向上的。它們以不同的方式,以不同的角度去反映生活,并給人以啟迪,給人以美的薰陶。因此,它符合當今的時代精神,能很好的為時代服務。
(三)熟悉積累專業素材,全面提高專業修養。
1。多看多學舞蹈語匯。
舞蹈語匯(動作)是靠積累才能豐富的,只有相當的積累,才能在創作中信手拈來。也只有對動作了然于心,才能找出它的運動、變化規律,再進一步對這些動作進行變化發展。
另外,對是常生活中觀察到的人們勞動或其它習慣動作進行分析,了解它們的型態、動作規律、動作節奏等選擇其典型的、有代表性的進行美化提煉,使之成為閃爍光彩的舞蹈型像。如《浪里人》的創作,作者深入到漁民中,觀察漁民勞動生活如織網、拉網、撐篷、搖櫓;漁民習慣兩腿分開站立,走路步伐沉穩有力;戰風斗浪形成他們勇敢、豪爽、憨厚、直率的性格特征等。作者對這些素材進行了典型化的表現,創造了生動豐滿的舞蹈型像。
2。對各藝術門類的綜合學習。
舞蹈是以人體動作為主的綜合性藝術,因此,創作舞蹈不僅要有對人體動作的嫻熟運用,還要通過其它的藝術手段,為作品的主題、人物型像、情節發展、的興起等方面,起到推波助瀾的作用。
(1)首先,創作者應具有很強的音樂感。音樂感是指對音樂的理解。不僅在理倫上理解,更重要的是對音樂表現情感和音樂型象上的理解。例如,一個舞蹈家和一名畫家同時聽一首名曲,他們對樂曲的理解就會不同。畫家腦海里出現的是畫面、構圖、布局、是各種色彩、明暗的對比。舞蹈家則會根據旋律的起伏、節奏的快慢、音響的強弱、腦海中不斷閃爍著各種跳躍,旋轉和時而翻騰激烈,時而舒展委婉的動作形像。雖然二者理解不同,但他們都是很強音樂感的欣賞者。
(2)要對構圖、畫面的基本知識進行學習。
舞蹈構圖在作品中至關重要,好的構圖能給人以振奮,感到它變化無窮,內蘊豐厚。呆板的、一成不變的構圖畫面會使人感到枯燥,毫無感染力。俄羅斯小白樺歌舞團的《小白樺樹》,雖然動作簡單,但它卻運用蜿蜒流動的隊型,迭幻繁復的變化,描繪出深邃的意境,令人回味無窮,閃射著迷人的魅力。重慶龍燈藝術節開幕晚會中的,《中國人》舞段,僅靠此起彼伏的萬里長城的陣型、四大片塊交錯、快速穿插和組字,體現出中華民族的凝聚力和浩大的氣勢,給人以很強的震憾。
(3)要對燈光、服裝的基本知識進行了解學習,以便于在創作時綜合考慮運用。
舞臺燈光變化運用的好,就能深化作品的主題,渲染濃烈的氛圍,將觀眾帶入特定的情景中。《春蠶》的背光、頂光、側光的運用,形象地造就“蠶”晶瑩剔透的美妙胴體;《再見吧,媽媽》通過特殊的燈光效果,營造出朦朧的、如夢似幻的母子相見的畫面。這些巧妙運用燈光的藝術手段,都是燈光師按照編導的創作和設計要求而解決的。
舞蹈服裝的設計當然是設計師的工作,但是編導要提出對服裝的設計要求。這個要求一般要考慮兩點:一是有助于點題,看了服裝的樣式、色調,就能明白你要表現何題材;二是服裝要體現出人物身份和性格特征。另外,服裝設計要充份考慮舞蹈上人體藝術,是用身體、四肢來“說話”,表達一定內容的。服裝設計不合格,不符合作品的要求,不但無法表達作品的內容,甚至會破壞預想的效果。好的舞蹈服裝,會給觀眾以鮮明的人物形象,會取得意想不到的藝術效果。如“大學生運動會開幕式”中的變色長裙,先后變出黃、紅、綠三種顏色,表達出不同的內涵;《絲路花雨》的“飛天技樂”服飾,把敦煌壁畫中“飛天”的形象栩栩如生的塑造出來。
從音樂調式來看,四音音列構成了西方調式體系,且由于音程的多變組合又產生了各種不同的調式,即常被人們稱作“中古調式”或“教會調式”。文藝復興之后,調式不斷發展,我們熟知的自然大調和自然小調也分別由愛奧尼亞調式、利底亞調式和混合利底亞調式以及伊奧利亞調式、佛里吉亞調式和多利亞調式逐漸演變而成,它們之間互相融合、滲透,進而形成了現在的和聲大、小調以及旋律大、小調。而中國音樂的調式則采用五聲性結構,通過演繹構成宮、商、角、徵、羽五種五聲調式。在內在的構成上,西方的音樂比較復雜、精致,更加適用于表現華麗、細膩的音樂情感,而中國音樂形式比較簡潔、質樸,可用來表現粗線條的音樂風格。從音樂織體來看,以主調音樂為主的西方音樂體系中,主調貫徹整個音樂織體表現音樂的主體旋律或完整旋律的意義,和聲和音列均對圍繞主調起到了襯托的作用,音樂的織體思維是以縱向和聲為主的網狀立體結構思維。而中國音樂的音樂織體注重各聲部旋律橫向性的線性展開,思維方式屬于單純的橫線性織體思維,即使是多聲部音樂的織體也是以西方音樂織體的復調音樂來構成而非主調音樂。究其背后的文化原因,則主要在于中西文化傳統與美學傳統的不同,西方音響的立體化體現了西方音樂文化將時間過程空間化的傾向,使得西方音樂多呈現奔放之態。而中國的音樂文化特點是時間型的,在流動中建立審美文化方式,追求溫婉綿延的單線延伸的橫線性織體思維,將空間形態時間化的傾向,使音樂呈現出了內涵含蓄深邃的音響效果以及游動的音樂線性軌跡。從音樂節奏看,西方音樂節奏多為“功能性均分律動”型,即在這個節奏體系中,強弱拍規則均勻地交替進行,強弱幅度明顯,且具有第一拍為強拍、其余為弱拍的固定模式,節奏感較為強烈。中國音樂節奏雖然也有與西方音樂節奏相同的“功能性均分律動”及規則均勻的強弱拍安排,但在此基礎上又加入了變化性節奏,樂曲節奏更加自由,在音樂中并沒有按照“首拍強”的規律進行創作,強拍在小節中的位置是不斷變化的。中西節奏的區別究其原因在于“西方人的思維常規是數學式的,中國人思維常規是邏輯式的”。西方的文化模式注重理性的分析與知識的精準,追求科學知識的內在結構以及人為的改造世界觀念,這與他們的哲學發展史有著密不可分的關聯,是機械自然觀的產物;而中國文化注重人的自然發展以及無為而為的哲學觀,這使得音樂節奏呈現出隨意的特點,由創作者自主決定,而沒有一定的規律去遵循。
二、鋼琴音樂藝術創作在我國的發展
通過以上差異的分析,我國鋼琴音樂的創作和發展,在追求西方音樂復雜、精致的音樂情感的同時,也融入了我國音樂的民族風格。中國早期從事鋼琴音樂創作的作曲家打破了以傳統的線性思維單音體系為主的創作模式,轉而較多地去嘗試西方音樂作曲技法來進行創作,并開始對作品中的和聲、旋律、調性布局和曲式結構安排等加以重視,這為當時我國的音樂創作注入了新鮮的血液,轉變了音樂研究者的思想意識,用西方音樂的縝密思維豐富了我國民族音樂的形式和內容,使音樂呈現出了內涵含蓄深邃的音響效果以及游動的音樂線性軌跡。我國最早出版的鋼琴音樂作品是作曲家趙元任先生的《和平進行曲》(1915年),該曲表達了熱愛和平的心聲,從這部作品的創作可以看出趙元任先生有意識地將功能和聲與中國民族音調進行結合,為創作出更多的中國鋼琴作品確定了方向、奠定了基礎。20世紀30-40年代,中國處于和的特殊時期,反映時代精神成為當時音樂創作的主題,此時鋼琴創作中的傳統音調與民族和聲被運用得愈加成熟,作曲家們也更加注重使用中國音樂思維和音律來創作鋼琴作品,使之具有濃郁的民族韻味。作為這一時期最具代表性的鋼琴音樂作品,賀綠汀的《牧童短笛》正是通過簡潔的創作手法使旋律及節奏變得更加緊密,所使用的民族化的和聲與復調手法,使音樂織體與旋律互相襯托,另外,其所創作的富于歌唱性的旋律也使中國特有的含蓄優雅的藝術內涵得以充分的展現。而在民族音樂與鋼琴藝術融合的過程中,桑桐所創作的《在那遙遠的地方》更是將自由無調性的創作原則加入其中,為了拓寬調性布局與和聲結構變化的可能性而將多聲部的作曲技法與民族音調相結合來使用。改革開放以來,隨著文化的頻繁交流,更多的創作思維和技法傳入到中國,這使得鋼琴音樂的創作進入了多元化的時代,如儲望華的《新疆隨想曲》、朱踐耳的《云南民族五首》、王建中的《櫻花》和《彩云追月》等,這些鋼琴作品或是以聲樂曲的旋律、民族音樂的音調為基礎而改變的鋼琴曲,或是根據作曲家自創的作曲技法而寫成的實驗性鋼琴曲,或是運用無調性、十二音技法等現代作曲技術而創作的鋼琴曲,而不論是哪種鋼琴曲,創作者均意識到了東西方音樂結構以及音樂文化的差異,并在此基礎上,以中華民族音樂的神韻為基礎進行著鋼琴音樂創作。
三、我國鋼琴藝術的發展必須立足于中國傳統的音樂文化
從音樂技法來看,縱觀中國鋼琴藝術的發展歷程,我國鋼琴音樂作品均是圍繞中西音樂形式的融合而進行創作的,其創作手法經歷了從初期探索到成熟發展的一個過程。早期作品的曲式結構與和聲構思一直有著歐洲古典樂派的烙印,而現如今的鋼琴音樂不僅沒有了歐洲古典樂派創作手法的印記,還融入了現代創作技法,注重中西方音樂結構的融合,用西方音響的立體化來體現中國音樂文化線性化的特點,使得音樂的形式更加立體、飽滿,豐富了音樂的縱向結構,更好地體現了我們的民族韻味。從中西音樂形式的文化差異和審美共識的角度看,鋼琴藝術的發展不能過分地強調音樂民族元素、強調差異,這樣西方音樂有價值的東西極有可能被擯棄,不利于我國的鋼琴藝術發展。但也不能一味地強調共性,沒有創新,我們的民族音樂極有可能逐漸地萎縮。在機械論和唯理論文化背景下,西方的音樂文化呈現出了注重理性的分析與知識的精準,追求科學知識的內在結構以及人為改造世界的觀念,而中國的自然觀和無為的哲學觀卻使得音樂文化形式自由奔放。如果能夠找到一個突破點使得二者進行融合,通過中西音樂形態的文化差異分析鋼琴音樂,并立足于我們的民族文化,借鑒西方優秀的技法和文化價值為我們所用,就一定有助于我們更好地弘揚民族音樂文化。從文化傳承角度看,縱觀整個鋼琴音樂的發展史,優秀的鋼琴作品的產生無一不是植根于自身的民族文化,鋼琴藝術在我國的發展如果只是一味依賴于西方的音樂創作技法,那么鋼琴的發展也就只是發展了他國的文化,而我國的音樂文化仍然處于被忽視的地位,難以得到良性的發展。因此,鋼琴藝術從業者需要從我國的民族民間音樂技法和文化入手,結合西方鋼琴藝術發展的文脈,將西方鋼琴藝術的大氣磅礴之勢巧妙地融入到我國的音樂藝術中,進行鋼琴藝術的創作和表演。目前我們已經朝著這個方向發展鋼琴音樂藝術,在鋼琴音樂創作中已經不是簡單地采用民歌旋律與和聲織體的手法,而是深入到了民族精神和時代內涵,并在傳承的基礎上大膽革新了西方鋼琴音樂創作技法,將其與中國民族五聲音階相結合來表現作品的意境和韻味,豐富了鋼琴的民族語匯。由此可見,鋼琴藝術的靈魂就是民族音樂文化,中國鋼琴藝術必須植根于中華民族的音樂文化之中,立足于我國的民族音樂文化之中。否則,如果一味地采用歐洲的音樂體系進行創作和訓練,那民族音樂文化以及傳統的美學思維和民族思維則會在我們的心中不自覺地喪失。
四、結語
傳統藝術并不太熱衷于對新技術的擁抱而執著于傳統藝術的表達方式與創作。新媒體藝術則與此相反,它立足于技術進步,以技術變革為進行新的藝術實踐可能性之契機,與技術進步保持著緊密的聯系。具有敏銳的觀察力、豐富的想象力和創造力的藝術家意識到新技術給藝術界帶來的強烈沖擊及由此引發的深刻意義,積極投入到新媒體藝術創作中去,對傳統藝術的一系列藝術原則和審美準則、審美趣味發起挑戰,嘗試建構與傳統藝術美學體系迥異的屬于當代的新媒體藝術美學。在新媒體藝術中,作者權威正在逐漸消解,作者隱退于作品之中,創作權發生轉移。藝術品的原創者是誰已變得不那么重要,重要的是作品及其形態本身,貢布里希藝術史觀強調,“現實中根本沒有藝術這種東西,只有藝術家而已”[1]。那個主宰一切的作者在新媒體藝術中逐漸被解構。這種變化與后現代主義思潮和接受美學不無關系。后現代主義解構神話,反對本質主義和基礎主義,尤其是解構主義顛覆權威,去中心化,追求多元、差異與不確定性的思想和接受美學強調讀者在文學創作中的能動作用及參與文學創作的一系列思想,對新媒體藝術產生了深遠影響。作者的創作權向接受者發生轉移,主要表現在兩方面:一方面,新媒體藝術的交互性特點和未完成的、開放性的結構召喚著接受者進入作品之中參與作品的形態和意義建構,引起作品主題、意義和價值發生變化,從這個意義上說,接受者成為創作者;另一方面,許多新媒體藝術作品并不是由藝術家單獨完成而是由多人合作完成的。這些變化極大地分解了創作主體對作品的絕對控制力,接受者與參與者分享其權力,顛覆了傳統藝術中“創作者”與“接受者”之間的關系。藝術創作主體的身份嬗變,是當代藝術思潮的一個顯著特征,它伴隨著藝術品“原創性”的消失一起上路。從本雅明的《機械復制時代的藝術作品》到羅蘭•巴特驚呼“作者之死”,一些藝術理論家已經注意到創作主體的權威地位的動搖,并作出卓越的理論預示。在本雅明看來,不同的生產方式導致不同的藝術形態或藝術構成方式。現代社會的大工業生產和技術進步導致機械復制方式的出現,極大地改變了傳統和文化的面貌,導致藝術作品的“原真性”和“韻味”消失。因為“即使是最完美的藝術復制品也會缺少一種成分:藝術品的即時即地性,即它在問世地點的獨一無二性”[2]84。
他進一步指出,“一件東西的原真性包括它在問世那一刻起可以繼承的所有東西,包括它實際存在的時間的長短以及它曾經存在過的歷史證據”[2]86,從手工制作的獨一無二的藝術品向大批量復制生產的一模一樣毫無個性的藝術品的轉換,表現為藝術品個性和原真性的喪失,即使是最完美的機械復制手段也無法實現對藝術品原真性的復制,其直接后果是“韻味”或者“光暈”的終結。這種大批量生產的喪失“原真性”與“韻味”的工業產品(即復制的藝術品)導致原作或原本的權威性消失殆盡,無差別的復制使得人們已經無法甚至不愿意去區分哪一件作品是原作,哪一件作品是復制品,傳統藝術的膜拜功能讓位于現代藝術的展示功能,韻味式的靜觀讓位于震驚式體驗的直接性和即時性。這種無差別、無個性的藝術品成為接受群體直接面對的藝術消費品,結果是藝術消費者對“工業”藝術品的快餐式消費。他們不愿也不會有意識地去追問作品的原創性問題。原創者是誰?原創者是否存在?這些傳統藝術的核心問題已不能在他們內心深處激起漣漪,創作主體的核心地位受到嚴重挑戰。在數字復制時代,依然存在著這樣的現象,不同的是,新媒體藝術作品更多的是一種動態影像或未完成的開放結構,要求接受者參與藝術作品的創作,召喚其共同完成藝術品。這極大地分解了創作主體對作品的絕對控制力,改變了傳統藝術中“創作者”與“接受者”之間的關系。俄羅斯文學理論家米克海•M•巴克廷提出“原創者的危機”(Crisisofauthorship),認為并非只有“唯一”的概念與個體以及其創作過程相聯系,這個概念恰恰是在文化藝術中關于作品所具有的“地位”的再定義。[3]185互動多媒體藝術、虛擬現實藝術、網絡藝術和遙在藝術更是將接受者的反應與參與納入作品內部成為其有機組成部分,打破傳統藝術創作與接受之間的明顯界限,解構創作主體與接受主體之間的身份概念,藝術遂由作者的“獨白”轉向“對話”。
另一種情況是,新媒體藝術在創作方式上出現新變化,突出地顯現為藝術家與技術人員等其他人員的合作。新媒體藝術與傳統藝術最大的不同在于對高科技的依賴,它要求完美地將藝術與科技成果最大限度地結合起來,找到兩者的最佳結合點。這就給藝術家的創作帶來挑戰,在技術上提出了更高的要求。隨著社會分工的細化和專業知識學科的系統化,像達芬奇式的全才已被歷史淹沒。“現代化的過程就是一個不斷加深的分化過程,宗教———形而上學的宗教觀被不斷細分的專業領域和知識所取代。———伴隨著現代社會劇烈的分化過程,———這一分化過程既給藝術家帶來了限制,又給他們帶來了自由。”[4]分化過程帶來的限制主要是指藝術家很難做到“跨行”或“跨領域”進行藝術創作,“自由”則主要是指藝術家可以像其他專業領域里的人一樣封閉在自己狹窄的專業領域里從事藝術創作。新媒體藝術的實踐則要求超越這種社會分工和專業細分所帶來的“限制”與“自由”,運用新媒體和新技術進行藝術實踐,這潛在地昭示著新媒體藝術家必須掌握最新的科技成果并將其運用于具體藝術實踐中。這何以能夠?面對這樣的現實,藝術家們認識到通常單憑個人的經驗和知識很難完成一件藝術作品,新媒體藝術不同于架上藝術和雕塑藝術可以由藝術家獨立完成。對于許多新媒體藝術家來說,要想將其藝術構思和創意借助于最新的媒體技術表達出來,就需要與其他人合作,當然,與專業技術人員和科學研發人員的合作往往是實現其藝術構思與創意的最佳選擇。
英國當代藝術研究中心新媒體部主任BenJaminWeil一語中的地指出:“藝術作品首先需要提出藝術家的觀念,然后再由技術提出最為巧妙和聰明的解決方法并將其完成。”[5]在當代新媒體藝術實踐中,這不失為一種解決策略。一件新媒體藝術作品意味著有多個作者,這不可避免地消解傳統意義的那個“獨一無二”的作者身份及其權力,作者隱退于創作權的分解之中。針對這種情況,有人甚至提出“主要創作者”[3]191的概念,認為作者已不是作品獨一無二的創作者,作品是作者與其他參與者/互動者共同完成的,只不過,他是“主要創作者”。這表征著作者權的衰微———作者的權威地位被眾多的參與者和合作者打破與分享。
二、新媒體藝術創作媒材的非物質化傾向
傳統藝術形成了一套藝術語言系統和創作方法,建立起了一套與其形態和樣式相匹配的相對穩定的審美趣味、審美經驗與體驗、審美理想和審美準則。但攝影技術和機械復制技術動搖了傳統藝術美學的根基,將藝術與媒介材質的問題提上議程。未來主義、構成主義、極簡主義、立體主義和激浪主義等藝術流派嘗試將各種新的藝術媒材用于藝術創作,打破傳統藝術的媒材限制,探討藝術實踐的多種可能性及其意義,倡導用科學技術來創造和理解藝術及其世界,表現出與傳統藝術相異的藝術趣味,向人們展示運用各種新媒材進行藝術表現的可能性,開闊了人們的藝術視野。20世紀60年代,白南準率先使用電視和錄像進行藝術創作。此后,實驗電影、實驗錄像、實驗攝影等紛紛利用電子影像進行藝術創作,并在此基礎上形成了以模擬信號和電子信號為基礎的影像藝術。利用影像技術及其相關技術設備進行藝術實踐成為新媒體藝術創作的主要傾向。20世紀90年代以來,網絡技術、互動技術、動畫技術、電子游戲技術、三維視覺技術、遠程通信技術和虛擬現實技術以及計算機數字編輯技術等開始進入新媒體藝術的創作領域。這一時期新媒體藝術不同于傳統藝術媒介的顯著特點是它的非物質化,這種非物質化特征以“數字”技術為支撐。數字影像成為新媒體藝術創作的新工具和新媒材,尤其是網絡技術、遠程通信和虛擬現實技術的發展,形成了一個與現實世界完全不同的“虛擬”的真實世界。新媒體技術不僅是作為一種新的手段和媒材進入藝術領域,更重要的是從外形到內核的深度融合,這種深度融合不僅賦予其一種技術上的魅力和優越性,更彰顯了新媒體藝術實踐的一種非物質的造型基質和審美維度。
在傳統藝術實踐中,藝術家總是借助具體可感的物質性材料來表達情感、傳達生命體驗,通過藝術形象、審美意象、藝術形式等將自己的內心感受、生命體驗和豐富情感以“物象化”的形式表現出來,以實現對自己創造力的發現與肯定,確證自己的存在。從創作媒材的介質意義上說,物質性是其最大的特點。筆者稱這個過程為創作媒材的“物象化”過程,它是一個“以物載象,以象通意”的過程,這是現代藝術之前的藝術(包括部分現代藝術)主要的創作方式和媒材運用方式。進入20世紀中期,科技的巨大進步和各種新材料的出現使藝術創作媒材發生變化,它突破以傳統創作媒材為根基的物質層而以影像形式作為其基本構成,這種影像形式包括使用模擬信號和電路傳輸的電子影像,以及以計算機數字技術為支撐的數字影像,主要體現在錄像藝術、實驗攝影、多媒融合藝術、計算機藝術、網絡藝術和遠程通信藝術等具體的藝術實踐中。“影像就是媒材”[6],這是新媒體藝術創作的一個重要特征。“影像作為媒介,主要是指電子和數字成像技術制作的可復制圖像,隨著電影、電視及其派生技術而出現的包括電影、電視、錄像等設備和計算機、網絡、數字技術等高新科技主控和傳播的圖像。自攝影術發明以來的攝影、電影、電視、錄像、網絡藝術、多媒體藝術和數字藝術都是以影像為媒介的藝術類型。”[7]筆者傾向于將新媒體藝術創作的“影像化”與“數字化”劃分為兩個不同層次和階段。“影像化”主要指使用模擬信號和電路傳輸的電子影像,這是新媒體藝術創作媒材“影像化”的初級形式。它作為活動影像是以電子傳輸和存儲的模擬信號和光信號處理產生的影像,以像素為基本單位。
這種電子影像媒材是早期新媒體藝術家普遍運用的創作媒材和表達手段,它依賴于攝像、錄像、電視和其它相關設備,存在于光學圖像與電子圖像之中而脫離藝術作品的物質媒介而存在。“數字化”主要指數字影像及其相關技術和設備。隨著計算機硬軟件、網絡技術和計算機語言(二進制)的發展,數字影像成為新媒材和新工具。這是新媒體藝術創作媒材“影像化”的高級階段,它是未來很長一段時期藝術創作的主要媒材。這種“數字化”的影像以數字技術為支撐,以“比特”(bit)作為信息載體和傳播內容,以二進制數據(即0和1)為基本單位,運用計算機技術生成前所未有的數字影像。這種全新的影像生成方式與過程,為我們展示了關于藝術形式的別樣圖景。許多網絡藝術作品與虛擬現實作品充分體現了“數字化”影像的非物質性即虛擬性特征。以“比特”為其基本單位的數字技術引發了新媒體藝術的非物質化傾向,憑借著“比特”的超強融合能力和數字技術及其相關元素/設備的運用“,數字化”影像作為創作媒材和基本語言方式不僅能夠完成對物質世界的表現,更重要的是能夠完成對非物質世界的表現———在現實世界之外構筑一個完全不同于現實世界的真實的“虛擬世界”,將新媒體藝術的實踐推向一個非物質的世界:“數字的現實從根本上是間離物質的現實的”[8]。在這個非物質的世界里,所有一切都是由數字運算形成的圖像符號系統。它不再局限于“再現真實”和“表現現實”,甚至不再需要擁有物理的真實,而是通過數字化產生或者追求虛擬存在的真實。越來越多的藝術家利用各種數字影像記錄設備和非線性編輯系統、計算機圖像處理系統來建構自己的藝術作品,這已成為新媒體藝術創作的潮流。
三、非線性敘事和超文本的藝術表達方式
提出新媒體藝術的非線性敘事方式意味著存在線性敘事方式。線性敘事方式是傳統藝術的主要敘事方式,它以印刷文化文本邏輯為基礎,倚重的是作為邏輯與理性記號的意義鏈,形成的是一個穩定的、不可改變的作品結構和形態,表征為“線性文本”,它呈線性遞進,即使是某些時空顛倒的情節和意識流片段、偶爾出現的倒敘和插敘等都不會對基礎性的線性結構造成較大改變,不會影響藝術作品的最終形態或結構和意義,其終極目標是藝術作品結構或形態的穩定性和意義的確定性。接受者只能按照作品展開順序按部就班地連續閱讀,沿著時間的直線進程加以欣賞。以“影像”為創作媒材建構的影像文化則使人們的審美習慣從線性文本轉向觀看的非線性文本。有人早就預言:“視覺和聲音對現代人的感覺器官產生的各種影響所引起的沖擊,非線性邏輯必將占著優勢。”[9]在馬歇爾•麥克盧漢看來,“書媒介影響視覺,使人的感知成線狀結構;視聽媒介影響觸覺,使人的感知成三維結構”[10]。影像文化對傳統文化的表達邏輯進行改寫并導致對傳統藝術敘事方式的顛覆。“新媒體藝術對敘事的開放恰恰是把敘事作為游戲空間的特征,它是能動的,充滿可能性語言的游戲,從而可以重組現實、割裂現實,重新調整事物的關系和意義。這樣的敘事性將會有助于人們以一種開放的態度理解生活。新媒體藝術希望用更互動、更具想象的方式重新建構敘事。”[11]新媒體藝術建構的這種敘事方式就是非線性敘事,它有效地解構線性敘事之傳統,表現出與傳統藝術敘事之不同特質,正如羅伊•阿斯科特所指出的那樣:“(新媒體———筆者注)藝術不再是線性事件,它不再強調和諧、完整、明確,它也沒有一定順序,或是最終完成。相反,它是開放性的,易變,短暫,具有試驗性、虛擬性。藝術是主動形成而不是被動形成的,它強調其過程,具有偶然性。這些變化系統的技術,完成了人類內心深處的欲望:超越身體,時間和空間的限制;擺脫了語言局限,戰勝了自我與身份識別……我們不用擔心或害怕新技術會導致性質相同、統一的和遲緩的文化”[12]。
這種非線性是多元的、任意的和不確定的,它通過解散、打亂、重組、鏈接、跳躍,由不同路徑或多路徑進入作品引起作品之內容和意義發生變化,表現出一種起伏斷續、無序的“碎片化”狀態以突破傳統線性敘事之連續不斷和有序,重視敘事的語義空間性,通過建立鏈接敘事,組成具有“超文本”性質的不穩定的、易于變化的、開放的敘事空間結構。在這個空間里,審美主體可根據自己的習慣、愛好、學識修養和思維方式來選擇某種方式進入作品之中參與作品的形態及意義建構。在新媒體藝術中,網絡藝術凸顯非線性敘事特征。網絡藝術采用網狀結構組織信息,形成一個多路徑、多渠道、多維度的時空結構。接受者可根據自己的審美習慣、審美趣味、知識結構甚至是喜好對作品情節進行非線性的重新組合,可隨意從電子文本的這一點跳躍到另一點,從這一端跳躍到另一端,從這一邊點擊鏈接到另一邊,可由多種路徑介入作品引起作品形態之變化,不同的進入路徑會導致不同的藝術欣賞結果和審美感受。曹斐的《鏈》,宋冬的《非線性敘事:電梯》,邱志杰的《推背圖》,張培力的《進食》,汪建偉的《連接》等對此都進行了有力的詮釋。這種非線性敘事得以大展身手離不開數字影像非線性編輯技術的支持。非線性編輯使新媒體藝術的編輯可以隨意進行,自由地實現跳躍式剪輯并在此基礎上形成新媒體藝術的非線性敘事結構與表達方式。
在新媒體藝術中,非線性敘事往往不是單獨地發揮其功能,它總是與超文本、超鏈接結合建構起具有多種可能性的空間結構。在這個“流變”結構里,非線性敘事、超文本、超鏈接共同發生作用形成“文本”合力,并最終建構新媒體藝術的獨特審美特征。“超文本”是美國學者納爾遜在《文學機器》里提出的一個概念,他認為“超文本”是“非相續著述”,即分叉的,允許讀者作出選擇的、最好在交互屏幕上閱讀的文本。[13]超文本的本質特征是閱讀對象的多向鏈接的可能性以及鏈接對象的任意性和不確定性,通過多向鏈接來建構一種去中心化的文本結構。這個文本不但可以鏈接到無窮無盡的其他文本之中,更可以由多種路徑任意進入,利用超鏈接的方式建構起一個如同迷宮般的開放式的文本結構。它不僅追求文本的不確定性和作品結構的多線性,而且要求審美主體對敘事文本的多向選擇和能動介入。這種多向選擇和能動介入導致作品形態和作品內涵的變化并因此得以重構,只不過重構的主體由創作主體轉變為接受主體。這種重構能夠獲得勝利又必須依賴于“鏈接”的方式及其實際運行,正是在“這種無窮鏈接狀態下的解構主義語言構造了一種獨特的超文本的認識,即‘可能世界’的邏輯”:“現實世界只是無窮無盡的可能世界中得到實現的一種,現實生活是無窮無盡的可能生活中得到體驗的一種。因而,對世界與生活的重新構造與編寫始終是可能的,這構成了新媒體藝術極其重要的認知基礎和行為風格。”[14]現實世界和現實生活存在著多種可能性,新媒體藝術是對各種可能性與不確定性的彰顯。
關鍵詞:再度創作意境想象文化底蘊
聲樂是一種表演藝術,它通過美好的歌聲實現審美價值。歌者通過自己的意識或直覺來認識聲樂作品,以作品原創為基礎來研究、設計、處理和歌唱,從而精心地進行再創作。而如何運用自己的嗓音作為創作的材料和工具?這就需要歌者充分發揮自己的創作才能,通過身心的有機結合,依照聲樂作品準確、生動地創造出完美的藝術形象。因此在聲樂教學中,不但要注意聲音技巧的訓練,還要重視聲樂作為表演藝術的創作教學內容。本文主要從表演藝術和歌唱者聲樂表演藝術再創作中的感覺、感情作用、藝術想象、藝術個性和藝術風格等進行探討。
—、聲樂表演藝術再創作中的感情作用
藝術的本質就是表達感情,沒有感情就沒有藝術。感情對于藝術,猶如血液對于人體一樣,有了感情才能使藝術有生命力。但藝術所需要的感情,決不是矯揉造作的虛假感情,而是從心靈深處流露出來的真情實感。一首好的歌曲是一段濃縮的精神生活記錄,是作曲家基于自己對外在世界和內在世界的審美觀,有感而發地通過作品表達的思想感情。從二度創作的表演藝術角度來看,一部作品就是感情作用的產物。作為一名歌唱者,對自己演唱的作品一定要明確身心感受,通過對作品的全面理解和認識,使自身感情受到震動,從而喚起歌唱表演時再創造的熱情,產生出渴望表達感情的強烈欲望。如此,才能更好地進行藝術再創造。音樂能夠表達文學、戲劇、舞蹈、繪畫等無法表達的豐富復雜的感情,在各類聲樂作品中,有的可以激發聽眾理智的感情;有的可以激發聽眾道德的感情;有的使人得到感官的愉悅;有的表現為悲哀痛苦的形態;有的則表現為歡樂輕松的形態;有的則表現為幽默滑稽的形態等。歌者正是在這種感情激蕩的心理狀態下去進行美的創作,歌者的責任就是引導聽眾去發現美、欣賞美和品評美。歌唱藝術是一門全方位反映生活的藝術,它涉及音樂、文學、繪畫、戲劇、表演等各個領域。歌唱不僅僅是技術,而且和個人的文化底蘊相關,所以我們要不斷地提高自身的文化素質,這樣聲樂表演時才能更深入、更貼切、更動人。
二、聲樂表演藝術再創作中的藝術想象力
藝術想象力是藝術創作中一種必不可少的心理功能,它始終和形象思維、情緒情感等心理過程互相聯系、互相滲透和互相作用,藝術想象本身也是一種創造性的勞動,這種活動本身就可以誘發創造者的感情活動。想象誘發感情,感情推動想象,二者是相輔相成、互相作用的。每部聲樂作品都具有特定的詩情畫意,表演者通過藝術想象的功能,結合自己生活經驗的積累進行創造,讓自己在想象的環境中生活,表演者在這種狀態中通過自己真實的體驗獲得真實情感,所以說藝術想象和藝術創造是密不可分的,想象的直接結果是創造新的形象,它在音樂藝術活動中有著巨大的作用。在藝術構思過程中,歌唱者在想象中猶如真正感知體驗到了自己創作的形象,好像想象中的形象就是自己實際看到、聽到和感受到的某種生活、環境和人物,這樣歌唱者才能更好地進人角色,只有對作品理解得深刻,表現才能更生動。所以,藝術想象必須將想象和情感活動相結合才能起到作用,這種充滿歌唱者主觀感情體驗的幻想和幻覺,也是移情作用的心理基礎。創造是人類最美好的、獨持的品質,而想象更是人類特性的一種,它往往是創作的前奏。聲樂表演藝術再創作的主體是歌唱者,因此歌唱者必須具備較高的道德情操和文化修養,才能在藝術實踐中不斷發展自己的藝術想象力。三、聲樂表演藝術再創作中的藝術個性和藝術風格
藝術個性的形成,是在原創共性的基礎上形成的,它和后天個人的經歷、生活環境、文化素養等有著直接的聯系。歌唱者應該培養自己的藝術個性,很好地發揮個人在演唱上的獨特魅力,并從心理和感情上充分展現自己的藝術個性。在處理、表現歌曲時,一定要有自己獨到的見解。首先要準確把握歌曲的思想實質,明確主題并了解作者意圖、時代背景,還要分析旋律和歌詞的結合情況、樂曲的結構特點、節奏特點、速度和力度的變化以及調式調性等,進而找出歌唱技巧上的難點和歌曲的,并處理安排好感情的層次變化。同時,還要善于把握歌詞語調的強弱高低、抑揚頓挫、重音、語勢、氣勢等,這樣才能創造出真切感人的藝術形象。歌唱者感情的表達方式是豐富多彩的,這些都是藝術個性的獨特表現與反映。感情豪放、深沉的歌者適宜于演唱牧歌式的抒情作品;淳樸、憨厚的氣質則善于表現平凡而又質樸無華的內容;那些生性活潑、機敏的歌者,必然善于表現跳蕩、歡樂的情趣。所以,只有充分使歌唱者的藝術個性、審美理想和他所表現的藝術內容處于十分和諧的狀態,才能獲得理想的藝術效果。一個歌唱者,他的自我和藝術個性,正是其藝術素質和品格的集中表現。假如歌唱藝術沒有藝術個性,則藝術形象就不會充滿強烈的、獨特的感彩,就不會引起聽眾的共鳴,也就沒有感染人的藝術力量。所以,藝術形象的個性特征越鮮明,也就越能獲得感人的藝術效果。藝術的風貌和格調,就是藝術風格。歌唱藝術的風格是演唱者的音質、音色、共鳴、力度運用、情感處理、美化語言能力等音樂表現方面具有的獨特性。要完美地唱好一首歌曲,不僅在音色、速度和力度等方面要恰當地處理好,還必須把握好歌曲的韻味,并配合必要的歌唱技巧,精心地裝飾美化旋律,以表現出作品獨特的藝術風格。
以上所論述的聲樂表演藝術再創作的幾個方面,只是在獨唱方式范疇內探討表演創作的一般特點。在聲樂教學中,讓學生了解和掌握聲樂表演藝術再創作的規律,他們才能在舞臺上更好地發揮自己的演唱水平,產生出更完美的聲樂表演藝術效果。
參考文獻:
[1]P.M.馬臘費奧迪著《卡魯索的發聲方法》,人民音樂出版社,1984年6月
藝術符號化方面,德國哲學家恩斯特•卡希爾于1944年在《人倫》中提出:“藝術可以被定義為一種符號語言。”;美國符號論美學家蘇珊•朗格認為:“藝術是人類情感的符號形式的創造。”;美學家盧卡契•捷爾吉認為:“藝術是表象性符號系統的最高的、最適當的表現方式。”,“通過藝術實踐以及這一實踐所培養的感受性,使反射系統不斷地普遍化、擴大化、精細化和深化。只有在這個基礎上,人民平時不加注意地忽略了的事物才能被感知、被表現。”;安伯托•艾柯等等。“藝術符號作為認識論的隱喻的作品”等等。在這些論證中,他們都將藝術符號與概念性符號做了區分。明確了藝術符號在激發美感的形式媒介中的表現是相對獨立的。指出了藝術是用形象說話的,它所涉及的是與心理表象相關聯的形式語言。社會主義核心價值觀方面,國外學術界對其的研究并未像國內一樣深入和成系統,其突出特點是:政府主導與民間組織參與相結合;各國政黨成為各國倡導和建設社會核心價值觀的主要發起者與統領者;宗教、法治、教育、輿論等是建設社會核心價值觀的強有力手段。藝術是一種獨具魅力和影響力的具有廣泛傳播效應的大眾媒介。一種思想觀念的傳播,如果能夠借助藝術的手段與途徑,便能獲得更為廣泛而實在的效果。社會主義核心價值觀是興國之魂,如果凝練出融會中外、言簡意賅、為人民普遍理解、高度認同的藝術符號,并最終形成國家的藝術形象,就更容易讓大眾掌握并自覺踐行。而這種藝術符號化的過程,必然可以為體現和傳播社會主義核心價值觀發揮獨特的影響和作用。
關于社會主義核心價值觀藝術符號化踐行的研究,目前總體的研究成果中,研究對象或相對零散或關于集中,指向明確、針對性強的研究理論并不多見,在知網以“藝術符號”和“社會主義核心價值”為關鍵詞進行搜索,沒有相應的研究文章,只有少數的論文中部分章節有所體現,如童福磊碩士論文《多元文化語境下中國當代油畫發展現狀研究》等。基于對眾多文獻資料和作品的考量,我們發現對于社會主義核心價值的藝術符號化踐行研究還有很大的空間可以深入挖掘。社會主義核心價值觀的藝術符號化是指:將核心價值觀念及其取向用藝術手段在作品中凝練與表現出來,并形成可以被廣泛理解和接受的藝術符號。十報告用24個字,分別從國家、社會、公民三個層面,提出了反映現階段全國人民“最大公約數”的社會主義核心價值觀:富強、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善。同志2月17日講話指出,把核心價值建設和制度的現代化、和傳統文化的弘揚緊密聯系起來,作為一項戰略任務提了出來。他指出,核心價值是文化軟實力的靈魂,是決定文化性質和方向最深層次要素,是一個國家凝神聚氣、強基固本的基礎工程。我體會,的講話,指明了社會主義核心價值在藝術領域的踐行方向,核心價值觀在藝術領域的符號化體現與研究,是社會主義核心價值觀踐行的組成部分,是國家形象與國家文化軟實力提高的途徑之一。強調,“使社會主義核心價值觀的影響像空氣一樣無所不在。”因而將核心價值觀體現在藝術符號中,更為人民所喜聞樂見的踐行研究也就顯得格外重要。藝術符號化踐行是社會主義核心價值觀在藝術中凝練與體現的基本原則,如果要對社會主義核心價值進行凝練與體現,首先要對凝練的原則進行揭示,只有如此,凝練出的社會主義核心價值觀才能體現時代性,把握規律性,富于創造性。首先在藝術符號的基本內涵上,要反映和表征社會主義的“內在價值”和“精神特質”。其次在表現形態上,隨著社會主義核心價值體系研究的深化,那么社會主義核心價值觀在表現形態上就應該包含理論、思想、道德、行為等在內的一系列既體現社會主義性質,又表達歷史文化傳承,還要表征時代精神的價值概括,而這都應該是藝術創作中需要注意的。
綜上,本文作者認為(1)核心價值觀是一定社會的性質、本質和發展趨向的集中體現。是指能夠體現社會主體成員的根本利益、反映社會主體成員的價值訴求,對社會變革與進步起維系和推動作用的思想觀念、道德標準和價值取向。(2)“藝術符號”是能指與所指的結合物,具有廣泛傳播的特性。人們在審美活動中,自然物并不是被看作含有多種認識或價值屬性的實際存在物,而只是攝取其感性形式而賦予人的心靈旨趣,這里實際上暗含一個符號化的過程。藝術符號既以自然符號為前提或基礎,又是對這類符號形式的提煉和改造,既具有形象性、非指稱性和意旨無窮等特點,又具有超越性、中和性等內在的性質。(3)對于社會主義核心價值觀的藝術符號化踐行的研究,反映了社會主義意識形態對藝術的影響。社會主義價值取向體現和繼承了中華文化對生命價值的尊重與對和諧理想的追求,從建國初期到二十世紀八十年代的藝術發展歷程中,社會政治環境以及審美取向的變化始終是藝術客體轉變的根本原因。
作者:楊x陽韓禹鋒張天單位:綏化學院
十九世紀的西方音樂世界已經被浪漫主義的浪潮所席卷,在浪漫主義之風盛行的當時,勃拉姆斯卻依舊秉持著古典音樂的創作手法和理念。勃拉姆斯一生作品繁多,但是可以根據時間大致分為以下幾個階段。
(一)創作的早期在1853年到1864年這段時間,勃拉姆斯在音樂創作的初期階段深受古典主義大師的熏陶和影響,其中受貝多芬和巴赫的影響尤為顯著。在著兩位古典主義大師的熏陶下,勃拉姆斯的作品創作大多都嚴格遵循古典主義的創作理念。作品內容大多是取材于德國民歌,表現著德國民間的日常生活狀態和生活的氣息。當時的勃拉姆斯年輕氣盛才華橫溢,充滿了創作的激情和沖動。我們從勃拉姆斯早期的作品當中就能感受到其極佳的創作才華和源源不斷的創作動力。早期的代表作品包括《打鐵匠》、《真愛》、《愛的忠誠》等。
(二)創作的鼎盛時期1865年到1884年這二十年左右的時間是勃拉姆斯創作日漸成熟直至頂峰的時期。在這一段時間之內,德意志由分裂逐步走向統一,所以在這一段時間的作品當中,勃拉姆斯常常將祖國統一帶來的喜悅和興奮表現在作品當中,使得這一時期的作品表現出勃拉姆斯其他作品當中少見的活潑和輕松。這一時期的代表作品包括《德意志安魂曲》、《徒勞小夜曲》、《五月之夜》等等。在這之中,《德意志安魂曲》更是其一生的標志。這部作品與前人的安魂曲相比,無論在內容或是音樂形式上,勃拉姆斯的《德意志安魂曲》都開拓出了一個全新的境界。這是勃拉姆斯最偉大的作品,也標志著勃拉姆斯的音樂創作走向巔峰。
(三)創作的晚期1884年之后,勃拉姆斯進入了創作生涯的晚期,因為年齡和人生閱歷的緣故,勃拉姆斯在這個時期的作品當中,更多的是對死亡和人生意義的探討和追問。將音樂作品的音樂內涵從德國民間生活、時代精神轉移到精神層面的深度思索。勃拉姆斯深受古典主義音樂的影響,創作風格一貫公正嚴謹。到了晚年,勃拉姆斯對自己的創作要求更是苛刻。這一時期的主要代表作品包括《死是冰冷的餓夜》、《在教堂的墓地》、《四首嚴肅歌曲》等等。
二、勃拉姆斯音樂作品的創作特點
(一)深深的民族烙印在浪漫主義時期,將音樂與民族風格相結合是這個時期的一個突出的特征。這也是勃拉姆斯音樂創作的代表特征。勃拉姆斯深受德國、奧地利民間音樂創作風格的影響,吸收了它們的創作特點。在音樂創作上,采用分解三和弦的結構,通過民歌般親切自然的旋律,不管在形式上還是在內容上都表現得十分飽滿豐富。勃拉姆斯在音樂創作的過程當中,將德奧匈等國家的民間音樂素材相互融合,創造出新的統一體,形成了自己鮮明的音樂風格。保持著民歌樸素、真摯、清新的特點,同時又包含豐富的情感表達。例如勃拉姆斯的《搖籃曲》就是勃拉姆斯因為好友喜得貴子而創作的。這首音樂的音樂素材來源于侖德勒舞曲,速度偏慢節奏和緩。作品旋律和緩幽靜,包含著綿綿深情,仿佛是母親凝望孩子的溫柔眼神,充滿了母親對孩子的柔情和憐愛。此外,勃拉姆斯在鋼琴伴奏的部分還巧妙運用了切分音,使得整個音樂作品表現力更加豐富,讓人仿佛看見了一個慈愛的母親在孩子的床頭輕輕的晃著搖籃哄孩子入睡。
(二)深沉憂郁的抒情我們在欣賞勃拉姆斯的作品時,總能感受到在嚴謹的古典主義框架下的深沉憂郁的綿綿深情。勃拉姆斯的音樂作品將細致的情感刻畫和思索融合在了古典主義的形式之下,將音樂欣賞和精神問題以及哲學問題的思索結合在了一起。在題材上,這些作品常常偏重于對死亡痛苦和刻畫和思考。形成了勃拉姆斯特有的抒情風格。例如,勃拉姆斯在1873年創作的《你的藍色眼睛》當中,勃拉姆斯通過舒緩的節奏和優美溫暖的曲調,表現了作品主人公在經歷情感波折之后,逐漸傷口愈合,找到了心靈的歸處后的內心平靜和愉悅。
三、音樂形式的復雜多樣
關鍵字:二度創作創作能力創作效果
在我們的所接觸的表演藝術中,除了即興表演以外的所有表演藝術都存在著一個共同特點。即它的的出爐需要兩道工序。一是創作,二是表演。搞表演藝術的人都知道創作的重要性。在選擇劇本、腳本、樂譜的時候都很用心。因為創作質量的高低對于演出成功與否起到前提的作用。同樣文藝創作者也明白在演出時演員的重要性。因此他們在選擇演員的時候也是很用心的。如果演員的水平不錯且又適合這個作品,那么就能使作品的內涵、潛力得到充分的發揮。假如作品一般演員水平非常高,臨場發揮很不錯。結果演出非常成功。作者就會認為:比我想象的好多了。因此很多的事實告訴我們:藝術的表演環節太重要了。對于聲樂藝術同樣如此。
不僅把樂譜上的記載和基本情緒相對,而且在演唱中揭示出了作品深層內涵,顯示了自己與他人不同的藝術個性,從而使作品因其演唱而增色的聲樂表演就稱作“二度創組”或者叫做再創作。二度創作決不是任意、自由和無限制的,它有一個原則和范圍。這個原則和范圍也就是一度創作和二度創作之間維系的一種辯證統一關系的紐帶。因此,二度創作的首要原則就是:必須在一度創作規定內容主體的范圍內活動,即不能離弦走板,歪曲內容和作者的基調,違背作者當初創作的初衷。二度創作是沿著一度創作主旨方向上的創作,是因演唱而加強一度創作主體的感染力,而不是削弱或改變主題。其次,二度創作應該尊重一度創作的時代背景和民族、地域風格。再者,就是二度創組方案一定要在自己的技術能力許可的范圍之內。如果你在一個高音上向做到弱音的效果,但還沒成熟的掌握這一技巧。很可能會出現破音或者虛弱的聲音。要對作品進行二度創作可以試著從以下方面入手:
1.速度
每首歌曲都有特定的速度標記,但每一種標記都有一個靈活的幅度。如Largo(廣板)每分鐘46拍,但這也是一個參考的標準,可以根據自己處理上下浮動。此外,還可以在個別地方處理成稍快或者稍慢。如《教我如何不想她》(劉半農詞。趙元任曲)中的“為風吹動了我頭發”,為了唱出動感,我們可以把前六個字速度加快,唱的緊迫一點,最后“頭發”兩個字再適度放慢拉寬,這樣唱出了動感也唱出了被風吹動的頭發的形象。
2.音色
音色的調節和聲門的狀態、喉位高低、氣息力度、共鳴腔的使用有關,是演唱者進行二度創作的重要手段。如《黃河怨》中的“哭訴我的愁和怨”這幾個字音可以用哭泣抽咽的音色來唱。更能表達女主角傷痛欲絕的心情。
3.音量
在二度創作中選擇和變更演唱的音量也是創作中常用的方法。從一般規律來看,無論歡樂還是痛苦,高漲情緒的迸發和宣泄需要較強的音量。平靜的敘述需要音量適中。
4.語氣
聲樂是音樂中唯一的音樂與文學合成的藝術,語言的生動性在其中占一定的份量。所以說在演唱中對語言中的語氣的生動處理也是二度創作中重要的手法。如《再見,了大別山》(王和全詞。雷遠生曲)最后一句“我要把你銘記在心頭”的“把”字包含了一種對自己戰斗過的有著血肉般聯系的老區人民的深厚情誼,這個“把”字就有了千鈞的力量。
5.潤腔
潤腔這個詞源于中國的戲曲唱腔。是指演唱者在二度創作中處于對旋律美的追求在不破壞全旅的骨干音、支點音和總體風格的前提下,在恰當的位置為音符增加裝飾音,已達到美化旋律的效果。在一些作品中作曲家在一些段落專門給歌唱家留有自由發揮技巧的空間,這一樂段稱作華彩。
不同的歌唱者不但二度創作的意圖和方法不同,創作的水平效果也不同。這主要決定演員自身的素質、能力和狀態。所以對演員的二度創作的效果好與懷的因果關系可以從以下幾個方面分析:
1.創作欲的強弱。也就是說演員是不是非常喜歡這部作品。還是領導指定的,這些都影響演員的創作欲,當然也影響著創作效果。
2.創作能力強弱。創作能力包含以下各方面的因素a,生活閱歷、經驗。B聲樂技巧。C,對文學及姊妹藝術的把握程度
3.能力的提高。二度創作的正確方向在像生活的真實出發,從作品的內在需要出發,從自己的真實理解和感受出發,以及自己的演唱能力出發。來不得半點勉強和做作。
二度創作在聲樂表演藝術中是占有極其重要的位置的。作為聲樂演唱者一定要好好學習和積累各方面的知識來為作品的二度創作服務。這樣我們的演唱才能打動聽中,聲樂演唱的藝術道路才會越走越寬。
參考文獻: